
Tutorial Ilustración: conceptos básicos de composición
Aprende por qué la composición es la base de cualquier ilustración y cómo aplicar los fundamentos de la composición a tu trabajo, con Pietari Posti
Inspírate con lo último en técnicas para ilustrar, estilos, nuevos talentos, curiosidades y consejos.
Aprende por qué la composición es la base de cualquier ilustración y cómo aplicar los fundamentos de la composición a tu trabajo, con Pietari Posti
Descubre las claves de los pinceles de acuarela: diferencias entre fibras, cuidados y más para dominar tu técnica.
Descubre cómo desbloquear tu potencial creativo: técnicas y factores clave para estimular tu imaginación y generar ideas innovadoras.
Aprende los conceptos básicos para enriquecer una ilustración arquitectónica con la inclusión de diferentes elementos como objetos urbanos y personas, con Carlo Stanga Crear una ilustración arquitectónica requiere más habilidades que dominar las líneas rectas y ser capaz de dibujar edificios. Poder llenar estas composiciones con detalles locales, a través de objetos distintivos y personajes típicos de ese lugar, es clave para poder capturar la atmósfera única de ese sitio. En este vídeo, el ilustrador arquitectónico Carlo Stanga (@carlo_stanga) explica cómo dibujar a personas y objetos urbanos, que luego podrás incluir en tu composición final. Desde cómo usarlos para crear profundidad, hasta por qué son tan importantes para dar vida a tus ilustraciones, Carlo Stanga comparte su proceso y nos muestra cómo prepara sus bocetos y estudios para crear ilustraciones arquitectónicas con personalidad.
Shane Wolf te comparte sus consejos para dibujar un brazo realista con lápiz Shane Wolf (@shane_wolf) es un artista que se especializa en el dibujo y pintura de la figura humana en movimiento, quien también ha dedicado más de diez años a explorar y experimentar con esta práctica. El principal foco de su trabajo es el cuerpo humano, sus posiciones y su movimiento. Actualmente, su obra se exhibe en varias partes del mundo y ha ganado el premio Taylor Prize de París. Su conocimiento de la anatomía humana, a la par de sus habilidades técnicas, le han permitido crear dibujos de gran realismo. En este tutorial, Shane trabaja con un modelo real para brindarte algunos consejos a la hora de dibujar brazos:
Sumérgete en el mundo de Edward Hopper: arte que explora la soledad y la belleza en lo cotidiano. Austero y refinado, el estilo realista que ahora reconocemos con los Estado Unidos de la primera mitad del siglo XX, se lo debemos en gran parte a Hopper. Un artista taciturno que al igual que su obra, propendía a la soledad. La Vida de Edward Hopper
En el vibrante mundo de la ilustración, los artistas exploran e innovan continuamente para expresar sus visiones únicas. La mezcla de técnicas analógicas y digitales representa una fusión de tradición y modernidad, ofreciendo posibilidades ilimitadas para la creatividad. Este artículo profundiza en maneras prácticas de combinar estos dos ámbitos, proporcionando a los artistas las herramientas para enriquecer su narración visual.
Aprende a dibujar las proporciones correctas de un rostro de anime con los tips que comparte Geoff Pascual Pueden parecer simples a primera vista, pero cada personaje de anime tiene una mirada única y expresiva. Afortunadamente, para dibujar personajes de anime expresivos solo necesitas seguir unas cuantas reglas básicas. Una vez dominadas, podrás crear tus propios personajes de anime personalizados. El acuarelista Geoff Pascual (@geoff_pascual) es conocido por sus bellas composiciones inspiradas en el arte japonés. Fuertemente influenciado por los animes y mangas que conoció en su infancia, Geoff produce sus obras en su estudio en California, Pascual Productions, desde donde las vende a todo el mundo. Antes de añadir los detalles expresivos que hacen que sus personajes de anime cobren vida, Geoff sigue una serie de reglas para asegurarse de que sus proporciones sean las correctas. Mira el video de abajo para descubrir cuáles son.
Pasan los años, pero la influencia de Van Gogh en el mundo del arte sigue siendo indudable. Un día como hoy, hace exactamente 171 años, nacía en Zundert (Países Bajos) uno de los grandes genios del mundo de las artes plásticas, Vincent Van Gogh. Desgraciadamente, él nunca llegó a saber que su obra iba a triunfar y a posicionarse entre la más valorada del mundo del arte. Todo lo contrario, su hermano se dedicó a comprar sus cuadros haciendo creer que tenía otros compradores, Van Gogh lo descubrió y se volvió totalmente loco. Pero tras casi dos siglos desde su nacimiento, el gran exponente del postimpresionismo sigue inspirando e influenciando con su trabajo a pintores de todo el mundo. Hoy, en conmemoración por el aniversario de su nacimiento, hacemos un repaso por artistas que han mostrado la influencia de Van Gogh a lo largo de su carrera. Yayoi Kusama
Aprende los conceptos básicos de pintura digital para crear retratos expresivos en Adobe Photoshop, con Jean Fraisse Jean Fraisse (@jbfraisse) tiene una amplia experiencia como director de arte y diseñador de producción de animaciones –y ha participado en la creación de grandes trabajos para clientes como la cadena Televisa, de México. Pero lo tiene claro: todo gran proyecto nace con el personaje idóneo. En este tutorial, nos enseña a dibujar a un personaje a partir de un retrato, atribuyéndole características estilizadas que ayudarán a plasmar tu propio estilo. Descúbrelo en el vídeo.
Aprende una técnica de pintura digital y usa la luz para añadir reflejos y efectos translúcidos en Photoshop, con Samuel Smith El animador 3D Samuel Smith consiguió su primer trabajo importante como ilustrador digital en Klaus, cinta que fue nominada al Oscar a la Mejor Película de Animación. En el siguiente vídeo, comparte algunos consejos y trucos básicos para hacer un impresionante retrato digital en Photoshop.
En el diseño gráfico y la ilustración, las formas geométricas son atemporales. Encontramos mucha inspiración en ellas, y el núcleo de nuestro trabajo se basa en formas aparentemente simples. La mayoría de nosotros no reflexionamos mucho sobre un cuadrado, círculo o triángulo, pero a veces llevan significados profundos o se utilizan para evocar diversas emociones. Y también son fáciles de usar por sus cualidades decorativas. Un cuadrado puntiagudo o uno con esquinas redondeadas genera diferentes sentimientos hacia él: duro y afilado o suave y gentil. Así que utilizar formas geométricas en el diseño no se trata solo de crear trabajos visualmente atractivos; en realidad, es aprovechar el lenguaje universal de las formas para transmitir mensajes y provocar reacciones. Este artículo explora dónde buscar si quieres crear con formas geométricas, combinando simplicidad con significado profundo.
En la narración visual, las herramientas y medios que selecciono no son solo instrumentos; son la misma fundación sobre la cual mis narrativas toman forma. Mi viaje individual a través de la ilustración ha sido definido por la exploración de colores vibrantes, texturas intrigantes y la emoción que cada pieza transmite. Permíteme llevarte detrás de escena de mi proceso creativo, destacando los cuadernos de bocetos, herramientas y teorías que dan vida a mis historias.
Explora el vínculo único entre el arte y el agua a través de las obras de Hockney, O'Keeffe y más. Sumérgete en paisajes y retratos acuáticos. El 22 de marzo es la fecha establecida de manera internacional como Día Mundial del Agua. La importancia de este elemento, que está viviendo una de las épocas más complicadas de la historia debido al cambio climático, va más allá de lo que ya sabemos, que es su importancia para vivir. Hoy queremos darle un punto de vista artístico a este día y hablarte sobre 10 artistas para los que el agua fue más que un simple elemento, fue su fuente de inspiración y un componente esencial en sus obras. Claude Monet
En los campos creativos del diseño de arte conceptual y la construcción de mundos, encontrar inspiración fresca es crucial para desarrollar entornos y narrativas inmersivas y atractivas. Ya sea para videojuegos, películas, novelas o cualquier otro medio, la capacidad de conjurar mundos vívidos desde cero es una habilidad útil. Este artículo explora diversas estrategias para despertar la inspiración y alimentar el proceso creativo para artistas conceptuales y creadores de mundos.
Aprende a dibujar una hoja de Costilla de Adán desde cero con Luli Reis Crear una acuarela botánica es un delicado proceso de observación que permite recrear los colores, las sombras, las texturas y los efectos que solo encontramos al contemplar la naturaleza en su esplendor y belleza. De ahí la importancia de trabajar directamente con la hoja, la flor o la planta que deseamos reproducir en acuarela, o con imágenes de la misma en muy alta calidad. En este tutorial, Luli Reis (@lulireis), artista visual, ilustradora y diseñadora especializada en acuarela botánica, enseña los pasos básicos para dibujar con acuarela desde cero una hoja de Costilla de Adán. No te lo pierdas:
Captar la energía dinámica y el carácter único de las calles de una ciudad mediante técnicas de acuarela es una actividad artística gratificante. Tanto si te atrae la belleza arquitectónica de los edificios históricos como el vibrante caos de las bulliciosas escenas urbanas, dominar el arte de la acuarela urbana te abre un mundo de posibilidades creativas. He aquí cinco consejos esenciales que te ayudarán a retratar tu ciudad con confianza y estilo: 1. Encontrar la foto de referencia ideal: Una foto de referencia bien elegida es la base del éxito de cualquier acuarela urbana. Busca imágenes que capten la esencia de tu paisaje urbano, con composiciones atractivas, detalles arquitectónicos interesantes e iluminación atmosférica. Experimenta con diferentes ángulos y puntos de vista hasta que encuentres la foto de referencia perfecta que despierte tu creatividad e inspire tu expresión artística. 2. La calidad del papel importa: Mejora tus acuarelas urbanas invirtiendo en papel de primera calidad. Busca papel de alto gramaje, sin ácido y diseñado específicamente para acuarelas. El papel de calidad absorbe el agua de manera uniforme, lo que permite que los colores se mezclen a la perfección y proporciona la estabilidad necesaria para detalles y lavados complejos. 3. Delineadores resistentes al agua para mayor precisión: Los detalles finos y las líneas nítidas pueden hacer que tus acuarelas urbanas pasen de ser buenas a geniales. Cuando añadas elementos intrincados como ventanas, puertas o elementos arquitectónicos, opta por los rotuladores de punta fina resistentes al agua. Estos rotuladores evitan que se emborronen y se corran, preservando la integridad del trazo incluso cuando se superponen con lavados de acuarela. 4. Perfecciona la colocación de los carteles: Para lograr el equilibrio y la armonía en tus ilustraciones de paisajes urbanos, debes tener muy en cuenta la colocación de los carteles. Antes de coger el pincel, tómate tu tiempo para centrar las señales y los escaparates en la composición. Este paso, sencillo pero crucial, garantiza que tus cuadros resulten cohesionados y visualmente agradables. 5. Dominar la perspectiva con facilidad: Transmitir profundidad y dimensión en los paisajes urbanos requiere un sólido dominio de la perspectiva. Para simplificar el proceso, he creado la Cuadrícula de perspectiva de un punto, una herramienta descargable gratuita diseñada para ayudar a los artistas a dibujar en perspectiva sin esfuerzo. Con esta práctica cuadrícula, dominar las complejidades de la perspectiva resulta más accesible, lo que te permitirá crear paisajes urbanos realistas y envolventes con confianza.
¿Quieres saber cómo cuidar tu nuevo tatuaje? No busques más. En esta guía encontrarás todo lo que necesitas saber para mantener tu tatuaje en perfecto estado.
Sumérgete en el mundo del arte del siglo XX con nuestra guía de 13 artistas que definieron una era, desde Duchamp hasta Klein. Seguro que te ha pasado: llegas a un museo y te encuentras frente a una obra preguntándote «¿esto puede ser considerado arte?». Si los precursores del vanguardismo pudieran darte una respuesta, te contestarían con un sí rotundo. En el siglo XX comenzó un movimiento revolucionario en el mundo del arte que pasó a denominarse vanguardia y que buscaba precisamente eso, romper con la tradición, dejar de lado lo clásico e, incluso, dar que hablar, provocando estupor a la par que rechazo. Desde el urinario de Marcel Duchamp hasta los cuadros monocromáticos de Yves Klein, pasando por muchas artistas mujeres que no han tenido el espacio merecido, hoy hacemos un repaso por algunos de los artistas más representativos de las vanguardias del siglo XX. Marcel Duchamp (1887-1968)
Aprende a utilizar las herramientas de Photoshop para lograr el mejor resultado posible en un proyecto de ilustración con Isadora Zeferino
Aprende con Marmota vs Milky los principales atajos de teclado de Adobe Illustrator para mejorar tu proceso de trabajo en la ilustración vectorial Los atajos para acceder a los comandos y herramientas de programas como Adobe Illustrator existen para facilitar la vida de los usuarios. Además de permitir una mayor agilidad en el desarrollo de los proyectos, ayudan a mantenerse centrado en la creatividad. En este tutorial, Carlos, del dúo de ilustradores Marmota vs Milky (@marmotavsmilky), presenta algunos de los atajos que más utiliza en el desarrollo de sus proyectos. ¡No te lo pierdas!
Natália Dias, ilustradora freelancer, nos enseña los conceptos básicos de la anatomía femenina
Aprende a dibujar las expresiones faciales de un personaje, desde la piel y las arrugas hasta cómo los diferentes rasgos se afectan mutuamente, con Laura Ewing La cara es una de las partes más expresivas del cuerpo, por lo que entender cómo ilustrar expresiones faciales creíbles puede ser la diferencia entre crear un buen personaje o uno fantástico. Laura Ewing (@le_lauraewing) es una artista de storyboard y diseñadora de personajes cuyo trabajo consiste en capturar la esencia de una historia de forma rápida y eficiente para películas, documentales y editoriales. En este tutorial, comparte algunos consejos básicos para dibujar expresiones faciales. Puedes ver el vídeo aquí:
Descubre a los mejores tatuadores de línea fina. Déjate inspirar por su arte delicado y preciso. Dentro de los diferentes estilos de tatuaje, una de las tendencias del último año son los de línea fina, diseños que le dan a la piel un estilo muy elegante. Existen miles y miles de tatuadores que utilizan esta técnica. Aquí hemos recopilado 4 de ellos, que pueden inspirarte para tu próximo tatuaje o, quién sabe, incluso para pedir una cita con ellos. Dr. Woo
Aprende las técnicas para dibujar normal, dibujar detrás y dibujar dentro de un cuadro en Adobe Illustrator, con Marmota vs Milky El software más popular para la creación de ilustraciones vectoriales, Adobe Illustrator, es ampliamente utilizado por profesionales de todo el mundo debido a su infinitud de recursos. Fabi y Carlos, los diseñadores de Marmota vs Milky (@marmotavsmilky), han confiado en él para crear obras de gran repercusión para clientes como Adidas, Ben & Jerry's y Havaianas. En este tutorial, Fabi nos enseña las tres formas más básicas de dibujar personajes en Illustrator. Descúbrelo en este vídeo:
¿Buscas inspiración para tu próximo tatuaje? Echa un vistazo al trabajo de estos artistas del tatuaje famosos y comprueba por qué son tan apreciados en el sector. En la industria del tatuaje te puedes encontrar de todo, desde principiantes en cuyas manos es preferible no caer hasta artistas con talento muy cotizados porque ya se han convertido en tatuadores famosos y todos quieren lucir su arte para siempre en el cuerpo. Hoy nos centramos en estos últimos para hacer una lista que te puede inspirar a la hora de elegir tu próximo tatuaje. Conoce a algunos de los tatuadores más famosos del momento y, quién sabe, quizá puedes conseguir una cita con ellos. Romeo Lacoste
Explora el mundo del arte feminista a través de 8 ilustradoras que están causando sensación con sus poderosas historias visuales. Marzo es el mes perfecto para darle más voz a las mujeres. Cada año se celebra en todo el mundo el 8M, con manifestaciones que buscan poner en relevancia el papel de la mujer y luchar por una vida sin desigualdad entre géneros. Hoy queremos aportar un pequeño granito de arena a este movimiento resaltando el trabajo de 8 artistas feministas españoles que le da un punto fresco y divertido a la lucha de la mujer. Lola Vendetta
Aprende diferentes formas de representar la perspectiva, desde lo clásico a lo curvilíneo, en tus urban sketches con Lapin La perspectiva es cómo ves el mundo y también cómo lo representas. Desde el Renacimiento, la perspectiva lineal ha sido una fórmula popular en el arte, pero no es la única opción. El uso de diferentes tipos de perspectivas puede añadir personalidad a tu trabajo, crear espacio para más detalles y ayudar a capturar tu punto de vista único. En este tutorial, el urban sketcher Lapin (@lapinbarcelona) explica diferentes métodos para representar la perspectiva y cómo cada uno de ellos da forma a tu ilustración. También habla de por qué es importante practicar la observación de cómo se ven las cosas, en lugar de cómo pensamos que deberían verse, y cómo esta habilidad te ayudará a dar una nueva perspectiva y profundidad a tus urban sketches.
¿Quieres hacerte un tatuaje de mariposa? Conoce el significado y el simbolismo de este bello y versátil diseño de tatuaje.
Emma Hanquist enseña cómo adaptar tu concepto de ilustración según el diseño de una revista Desde las páginas de las revistas hasta los encabezados de los artículos web, la ilustración editorial se encuentra por todas partes, utilizando imágenes impactantes para interpretar los textos. Más allá del desafío creativo de crear imágenes que complementen piezas escritas, los ilustradores editoriales también tienen que adaptarse a las restricciones de cada proyecto, ya que el formato y el diseño de una página pueden variar incluso dentro de la misma publicación. Saber cómo analizar una maqueta es crucial para crear impactantes editoriales e ilustraciones de portada, y requiere más que simplemente reducir el tamaño de un dibujo. En este tutorial, la ilustradora editorial Emma Hanquist (@emmahan) explica cómo adaptar tus conceptos de ilustración a diferentes tipos de diseños de página y maquetas de portadas, además de advertir contra algunos errores comunes